…All my joys to this are folly,

Naught so sweet as melancholy…

…All my griefs to this are jolly,

Naught so sad as melancholy…

black-bile-zoran-dukic-mobile-2

Black Bile – Zoran Dukic

Triste ou doce? Mistura elusiva de ambas? A melancolia inspira o mundo da arte desde os primórdios da história. Necessidade humana – tão universal quanto misteriosa e cativante, ela existia muito antes de a nomearmos de modo um tanto quanto desajeitado. A melancolia se esconde; dentro de nós há um poço secreto onde borbulha a bílis negra, desejosa de nos consumir. (Foi apenas no final do século 19 que ficou provada categoricamente a inexistência da bílis negra).

A nostalgia, por outro lado – apesar de ser um sentimento diferente – é parente próxima da melancolia. Ambas são tão intricadamente entrelaçadas que, quando misturadas, produzem uma liga emocional potente. Várias línguas possuem palavras próprias, e bastante queridas, para esse sentimento: “saudade” no Brasil, “sevdah” na Bósnia, “Hiraeth” no País de Gales, “Morriña” na Galícia, “Sehnsucht” na Alemanha, entre outras. Pode-se dizer que todos esses termos expressam a mesma coisa, divergindo apenas na proporção exata entre melancolia e nostalgia, mas o fato é que cada uma dessas nações é extremamente orgulhosa (e um tanto possessiva) quanto à sua própria tradição melancólica, insistindo que ninguém mais pode realmente entender ou compreender seu modo particular de sentir tal dor. Melancolia e nostalgia são, portanto, construções culturais.

O excerto citado acima, do famoso livro Anatomia da melancolia de Robert Burton (1621), representa elegantemente a dualidade fabulosa do sentimento: prazer e dor, magnetismo e repulsão. Contemporâneo de John Dowland, Burton dedicou a vida ao estudo da melancolia; Dowland, por sua vez, tornou-se seu cultuador, utilizando-a até como ferramenta de marketing pessoal. É sabido que assinava suas cartas com “Semper Dowland, semper dolens” (“Sempre Dowland, sempre dolente”), e frequentemente batizava suas composições com títulos melancólicos. Sua “Forlorn Hope Fancy”, por exemplo, é uma fantasia cromática, assustadoramente bela, construída sobre um tema cromático descendente de seis notas. Na retórica musical de seu tempo isso poderia até sugerir uma lágrima, o mais profundo desespero, ou até mesmo a morte. Se a melancolia de Dowland era forçada ou real é de pouca importância: ao voltar-se a ela, o compositor produziu uma das obras mestras da Renascença, unindo as mais avançadas técnicas polifônicas da época com o mais profundo efeito expressivo.

Da Grécia antiga à Idade Média, a melancolia era considerada uma doença. Aristóteles, por exemplo, chegou até a se perguntar por que ela parecia afligir especialmente artistas e oradores. No período elisabetano, porém, viver sob a égide da bílis negra passou a ser um fator de prestígio para um artista. Surgiu o culto da melancolia, e Dowland abraçou-o com entusiasmo, tornando-se um melancólico profissional. Essa transformação de patologia em reconhecimento dá-se num ponto intermediário entre esses períodos.

Se a melancolia é atrelada a um conceito de nação, “Choro da Saudade,” de Agustín Barrios, parece desafiar o modelo. “Choro” é um estilo de música popular brasileira com ritmo e estrutura distintos, enquanto “saudade” (como já sugerido acima) é, de acordo com brasileiros, uma espécie de fusão emocional mística, característica deles, de tristeza e desejo. Barrios, porém, era paraguaio, e escreveu o “Choro da Saudade” para um querido amigo brasileiro cujo filho, Américo Piratininga de Camargo, havia morrido subitamente. Em meio a circunstâncias trágicas, Barrios homenageava, por intermédio de uma peça de beleza extraordinária, tanto seu amigo quanto a cultura brasileira. A elegia de Barrios logo se tornou uma das peças mais populares do repertório violonístico. Aqui, porém, a “saudade” brasileira surge imaginada e compreendida por um paraguaio e tocada por um croata – um turismo da melancolia do outro.

“Lament” de Dusan Bogdanovic é um caso diverso. Escrita após a morte do pai do compositor, ela apresenta forte influência não só da música dos Bálcãs, com sua escrita modal, melismas e ornamentos, mas também da “sevdah”, o equivalente regional da “saudade”. “Lament” é uma peça lindíssima, nostálgica e ainda assim apaixonada, a qual o próprio compositor conta entre suas melhores. Aqui, compositor e instrumentista são dos Bálcãs: poderia haver melancolia mais autêntica?

Certas peças, porém, parecem evocar sentimentos melancólicos sem depender de qualquer experiência pessoal prévia: melancolia em tabula rasa. A música de Astor Piazzolla às vezes tem esse poder. O estilo único e característico de Roland Dyens como arranjador premia-nos com um arranjo extraordinário de “Oblivion”. Sua voz rica produz uma textura viscosa que, espraiada com gotículas de jazz, flui adiante de frase em frase; lava que escorre num olvidar petrificado. Arranjar Piazzolla foi o último grande projeto de Roland. Publicado postumamente numa coleção apropriadamente chamada de O último tango, vejo-a como uma espécie de testamento de Roland, a melodia corajosa do argentino inigualavelmente assinada pelo francês.

“Tombeau” é um gênero musical inventado por alaudistas no começo do Barroco como uma expressão de pesar e respeito diante do falecimento de um amigo ou colega ilustre. O íntimo e sensível alaúde parece ter sido o meio ideal para tal empreitada melancólica. O mais antigo “tombeau” que conhecemos foi composto pelo mestre do alaúde francês Ennemond Gaultier em 1638; o gênero logo se espalhou e foi inevitavelmente adotado por cravistas (Froberger, Couperin).

Com o desaparecimento do alaúde no final do século 18, o “tombeau” também evanesceu até que Ravel o ressuscitou brilhantemente em “Le Tombeau de Couperin”. A obra foi composta como homenagem a seu colega, o alaudista Jan Antonin Losy. É uma obra-prima do gênero, bela e tocante, com longas progressões, e notas e acordes inusitadamente insistentes que intensificam a lamentosa tristeza que ele deve ter sentido. Na obra, a melancolia que impera contrasta com uma escala cromática final ascendente, longa, otimista.

Em 1895, Debussy escreveu a um amigo que voltava da Espanha: “…mas, acima de tudo, traga-me de volta um violão do qual escapará, quando ferido – como um fino pó sonoro – toda a melancolia bárbara que ele continha outrora”. Em 1920 Manuel de Falla domou brilhantemente aquela “melancolia bárbara” solta e selvagem, cristalizando-a em “Homenaje” antes de devolver ao violão o poder de a exalar novamente. Raramente uma obra-prima de tão curta duração teve maior significado histórico. (É ainda mais curta que os 4’33 de Cage).

Convidado a participar de um projeto em homenagem a Debussy, idealizado pela prestigiosa revista francesa La revue musicale e que incluía alguns dos compositores mais importantes da época (Stravinsky, Bartók etc.), Falla escolheu, ousadamente, o violão como seu meio de expressão. Com este golpe de mestre, ele não apenas homenageou seu amigo e mentor, Debussy (que demonstrara uma atração pelo violão e pela música espanhola), mas também contestou um preconceito profundamente arraigado na época: o de que o violão era apenas uma folclórica caixa de dedilhar. A obra de Falla, portanto, não apenas ajudou a abrir as portas para o violão como instrumento de concerto, como destilou com maestria os elementos brutos do “Cante Jondo” do flamenco e os incutiu em cada nota, fazendo da “melancolia bárbara” sua principal força motriz.

Sir William Walton descreveu “Elegy for Guitar” de Alan Rawsthorne como uma música “de beleza melancólica e assombrosa”. Considerada uma das composições mais comoventes de toda a produção de Rawsthorne, ela foi deixada incompleta com o falecimento do compositor. Julian Bream, para quem a “Elegy” foi escrita, completou-a com maestria, recapitulando a seção de abertura e combinando esboços que Rawsthorne deixara. “Elegy” é caracterizada por uma escrita muito clara e austera, sem precisar de muitas notas. Linhas bastante cruas avançam pela partitura, flertando aqui com o serialismo, ali com a tonalidade, sempre temperadas com o poderoso motivo das iniciais musicais de Shostakovitch “D-S-C-H”. Estaria Rawsthorne enviando uma mensagem ao compositor que o inspirara? “Elegy” é uma peça rica, com impacto emocional muito forte, é sincera e honesta. Longe de ser um ato de desespero, a obra representa a alegria dos momentos finais de comunicação com e através da música.

No mundo do cinema, melancolia e nostalgia têm um significado desmedido; parecem, inclusive, ser parte integrante da sétima arte. Cinema Paradiso de Stephen Goss inclui um movimento que celebra Charlie Chaplin, a própria personificação da melancolia. Uso as palavras do próprio compositor para descrever essa magnífica peça:

Cinema Paradiso é música sobre o cinema. Cada um dos seis movimentos curtos homenageia um diretor ou gênero. Em “Paris, Texas,” quis evocar a atmosfera única do filme de Wim Wenders de 1984, explorando a semelhança entre os vastos espaços do deserto texano e o vazio interno da solidão da perda. A música faz alusão à assombrosa trilha sonora de Ry Cooder.

O segundo movimento improvisa uma cena de Tempos modernos (1936) de Charlie Chaplin. Aqui o personagem de Chaplin está trabalhando numa linha de produção: a música muda de velocidade conforme a câmera passa de uma máquina para outra. Em pouco tempo, Chaplin não consegue acompanhar a esteira e acaba sendo engolido pela enorme máquina. Após fugir do controle, a máquina para; ao reiniciar, Chaplin é regurgitado suavemente por ela e a produção pode continuar.

“Noir” é uma homenagem a todo um gênero. O crime jazz tornou-se a trilha sonora do Film Noir a partir da década de 1950 – é música capciosa, decadente, cheia da fumaça de cantos escuros. A partitura de Miles Davis para Asenseur pour l’échafaud (1958) e de Duke Ellington para Anatomy of a Murder (1959) exemplificam o estilo. Dogville (2003), de Lars von Trier, explora a decadência individual e social ao interrogar a fragilidade da civilização. Com base em Ascensão e queda da cidade de Mahagonny, de Kurt Weill e Bertolt Brecht, o filme descreve a autodestruição de toda uma comunidade. “Mandalay” distorce o estilo musical de Kurt Weill através do prisma niilista de von Trier.

Em Fahrenheit 451 (1966) de FrançoisTruffaut – ambientado em um futuro distópico – a leitura é proibida e todos os livros são queimados. “451” centra-se nas “pessoas do livro”, que vivem à margem dessa sociedade, aprendendo livros de cor e ensinando-os uns aos outros para manter a leitura viva. Segundo esse princípio do filme, não há partitura para “451”. Os intérpretes têm de aprender a obra por intermédio de outra pessoa, isto é, a partir de uma gravação ou vídeo. A partitura original foi queimada.

“Tarantino” é uma tarantella curta – uma dança até a morte causada não pela picada de uma aranha, mas pela agulha de uma overdose de heroína. A música alude ao mundo de Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino – violento, insensível, insolente, de tirar o fôlego.

Como faixa bônus incluí minha própria versão de “Melancholia” de Duke Ellington. O “duque” parece ter conseguido invocar, com um estalar de dedos, uma musa melancólica. Transcrevi-a a partir de sua versão para piano solo gravada no álbum The Duke Plays Ellington, de 1953. Suave, bonita e plena de melancolia sensual, não a copiei nota por nota, mas tentei fazê-la como sugere o título de uma outra música de Ellington – “Kinda Dukish” (“Como o Duque”).

Os gregos antigos chamavam-na de melas (preto), chole (bílis), mas seria a melancolia uma patologia incômoda, como eles a tinham, ou um estado de espírito inspirador, como queria Dowland? Ou, ainda, estaria ela a oscilar continuamente em alguma posição intermediária? Seria um estado puro e solene da alma humana? Ou decorre da simples alegria de chorar uma lágrima silenciosa e solitária? A bílis negra pode não fluir literalmente em nossas veias, mas a imagem de seu magnetismo líquido pode ajudar a explicar nossa atração hipnotizante pelo sentimento a ela associada.

GuitarCoop Store

Black Bile

O álbum de  Zoran Dukic  já está disponível em nossa loja.
CD com entrega para todo o Brasil e Download em alta definição.

Videos

Músicas

01 – A.PIAZZOLLA
OBLIVION (ARR. ROLAND DYENS)

02 – J. DOWLAND
FORLORN HOPE FANCY

03 – D. BOGDANOVIC
LAMENT

04 – S.L.WEISS
TOMBEAU SUR LA MORT DE M. COMTE DE LOGY

05 – M. DE FALLA
HOMENAJE A DEBUSSY

06 – A. BARRIOS
CHORO DA SAUDADE

07 – A. RAWSTHORNE
ELEGY

STEPHEN GOSS – CINEMA PARADISO
08 – PARIS, TEXAS
09 – MODERN TIMES
10 – NOIR
11 – MANDALAY 12 – 451
13 – TARANTINO

14 – D. ELLINGTON
MELANCHOLIA

Ficha Técnica

Idealização: GuitarCoop
Gravado em: Holy Trinity Church, Weston, Hertfordshire, UK
Data: 30 de maio a 1 Junho 2021
Textos: Zoran Dukic
Tradução: David Molina
Produtor Executivo: Thiago Abdalla
Engenheiro de Áudio: John Taylor
Masterização: Ricardo Marui
Design Gráfico: Eduardo Sardinha
Fotos Zoran Dukic: Melissa Kavanagh
Violão: Daniel Friederich 1999
Cordas: D’Addario extra hard tension EJ 44
Microfones: DPA4006

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Pular para o conteúdo